15/12/09

Jeff Buckley



De Wikipedia, la enciclopedia libre


Jeff Buckley
Información personal
Nombre real Jeffrey Scott Buckley
Nacimiento 17 de noviembre de 1966
Origen Bandera de los Estados Unidos Anaheim, California, EEUU
Muerte 29 de mayo de 1997
Ocupación(es) Cantautor, poeta
Información artística
Género(s) Rock, Hard rock, Folk rock, Blues
Discográfica(s) Columbia
Web
Sitio web www.jeffbuckley.com
Jeffrey Scott Buckley nació el 17 de noviembre de 1966 y falleció el 29 de mayo de 1997. Cantautor y guitarrista estadounidense reputado por su peculiar voz de al menos cuatro octavas y media. Tras la publicación en 1994 del álbum de debut Grace la crítica lo consideró uno de los artistas más prometedores de su generación. Sin embargo, en la cima de la popularidad, muere ahogado mientras nadaba en el río Wolf River. Los críticos y los músicos aún reconocen su trabajo y estilo.

Nacido en Los Ángeles, California, Jeff Buckley fue el único hijo de Mary Guibert y Tim Buckley. Su padre era compositor y publicó una serie de discos de folk y jazz muy aclamados a finales de los 60 y principios de los 70, hasta su inoportuna muerte en 1975. Su madre era de ascendencia panameña, y su padre provenía de una familia de emigrantes irlandeses de Cork. Buckley se crió con su madre y su padrastro, Ron Moorhead, en el sur de California, moviéndose continuamente por el condado de Orange. También tenía un hermanastro, Corey Moorhead. Durante su infancia fue conocido como Scott "Scottie" Moorhead pero cuando tenía aproximadamente 10 años decidió tomar su nombre de nacimiento tras conocer a su padre (a quien no volvió a ver), aunque para su familia siguió llamándose Scottie.

A los 18 años se trasladó a Los Ángeles, donde se graduó en el curso de dos años del Musician's Institute. Buckley siempre se refirió a su paso por éste centro como una "pérdida de tiempo", aunque hizo amigos de por vida allí. Su bagaje musical se reflejó en aquellas bandas en las que participó antes de iniciar su carrera en solitario. En Los Ángeles formó parte de la banda de reggae Shinehead, así como en otras bandas en las que normalmente se limitaba a tocar la guitarra. Todavía tenía que descubrir su espléndida voz, incluso sus propios compañeros de grupo.

Buckley se trasladó a Nueva York en 1990. Su debut en público como cantante fue una actuación en 1991, un tributo a su padre, Tim Buckley, en la iglesia de St. Ann de Nueva York. No se le pagó como intérprete. Simplemente eligió mostrar sus respetos a su padre diciendo: "Esto no es un trampolín, esto es algo muy personal". Interpretó "I Never Asked To Be Your Mountain" con Gary Lucas acompañándole a la guitarra, y cantó una versión a capella de "Once I Was", que dejó al auditorio en completo silencio. Cuando se le preguntó por este concierto en particular, Buckley contestó que "no era mi trabajo, no era mi vida. Pero me sentía mal por no haber estado presente en su funeral (de su padre), de que nunca tuve la oportunidad de decirle nada. Aproveché ese concierto para mostrarle mis últimos respetos".

Buckley se convirtió pronto en intérprete solista habitual en el café Sin-é de Greenwich Village, donde atrajo la atención de los ejecutivos de Columbia Records. En 1993 Columbia publicó un EP de cuatro temas grabados en el café Sin-é.

Buckley tocó con el guitarrista experimental Gary Lucas y su banda Gods and Monsters. En 1994, Buckley publicó su disco debut Grace, compuesto por diez canciones. Las ventas progresaban lentamente, pero el álbum enseguida recibió las alabanzas de la crítica y el aprecio de otros músicos (entre ellos Jimmy Page, Robert Plant, Bob Dylan, Thom Yorke, Neil Peart y Paul McCartney). Muchos consideran su versión del Hallelujah de Leonard Cohen como la grabación definitiva de dicha canción y probablemente sea la más conocida de Buckley.

El intento de Buckley de preservar su integridad artística y creativa frente a las exigencias intolerables de la industria discográfica le llevó a una situación insoportable. Tras la publicación de su primer y aclamado disco, Buckley pasó más de dos años de gira por todo el mundo. Parecía ser una forma agotadora pero eficaz de mantener la independencia de su compañía discográfica, con la que mantenía una relación bastante tensa. En 1995 Buckley realizó un concierto en el Olympia de París, un local que había hecho famosa a la cantante francesa Édith Piaf y que él consideró el mejor de toda su carrera.

También realizó una gira conocida como "phantom solo tour". La inició en diciembre de 1996 utilizando diversos seudónimos como Father Demo, Topless America, Smackcrobiotic, The Halfspeeds, Crackrobats, y Martha and the Nicotines. Como justificación a tan misteriosa gira, Buckley publicó una nota en internet argumentando que había perdido el anonimato de tocar en pequeños locales y cafés:

Hubo una época en mi vida no hace mucho tiempo en la que podía llegar a un café y simplemente hacer lo que quería, tocar música, aprender tocando, explorar lo que ello significa para mí, esto es, divertirme cuando aburro y/o entretengo a una audiencia que no me conoce o que no sabe a qué me dedico. En esta situación me puedo permitir el precioso e irremplazable lujo de equivocarme, de arriesgarme, de rendirme. He trabajado muy duro para conseguir todo esto, este entorno donde trabajar. Lo amaba y ahora que lo he perdido lo echo de menos. Lo único que estoy haciendo es reclamarlo.

Durante toda su carrera, Buckley hizo varios covers sobre escena de sus artistas preferidos : Bob Dylan, The Smiths, Siouxsie[1] y Leonard Cohen.

Hay muchas teorías sobre la muerte de Jeff Buckley. La historia más aceptada sobre su muerte es la que se muestra en el documental que emitió la BBC hace unos años. Es cierto que se ahogó en el río Wolf, en Memphis (Tennessee) el 29 de mayo de 1997 a la edad de 30 años, la tarde en que su banda había llegado a Memphis para comenzar la grabación de su segundo disco, que iba a llamarse My Sweetheart the Drunk. Aquel día estaba en la orilla del río Wolf con un amigo, escuchando Whole Lotta Love, de Led Zeppelin, cuando de repente, Jeff se levantó y se fue metiendo en el agua totalmente vestido. Mientras Buckley nadaba, su amigo giró para subir el volumen y cuando volvió Jeff había desaparecido. Su cuerpo fue encontrado desnudo cinco días después al final de Beale Street, la legendaria cuna del blues; pudo ser identificado por el característico piercing que llevaba en el ombligo.

También se ha especulado sobre la posibilidad de que Buckley se hubiese suicidado. La biografía escrita sobre él y su padre, Dream Brother, revela que la noche anterior a su muerte Jeff supuestamente había confesado a varios de sus seres queridos que padecía un desorden bipolar. Hay mucha controversia sobre si su muerte fue o no un accidente.

Tras la muerte de Buckley, algunas de las demos grabadas para su segundo álbum fueron publicadas bajo el nombre de Sketches for My Sweetheart the Drunk. Se han publicado otros tres discos con grabaciones en vivo, así como un DVD de un concierto en Chicago.

El trabajo de Buckley, aparentemente anómalo con su época, ha tenido una influencia enorme. Se han escrito numerosas canciones en su tributo, entre las que destacan "Memphis" de PJ Harvey, "Blind River Boy" de Amy Correia, "Memphis Skyline" de Rufus Wainwright, "Wave Goodbye" de Chris Cornell, "Song For A Dead Singer" del grupo belga Zita Swoon, varios temas del grupo de New Jersey Ours. Vocalistas como Thom Yorke de Radiohead y Matt Bellamy de Muse se reconocen a sí mismos como influidos por su voz.

El padre de Jeff Buckley, Tim Buckley, también era músico. Publicó una serie de discos de folk y de jazz muy elogiados a finales de los años sesenta y principios de los setenta antes de morir también a una edad temprana en 1975. Su madre, Mary Guibert, nació en Panamá y tocaba el piano.

Discografía

3/11/09

Jerry Goodman

Jerry Goodman
From Wikipedia, the free encyclopedia


Jerry Goodman (Chicago, Illinois, March 16, 1949) is an American violinist best known for playing electric violin in the bands The Flock and the jazz fusion Mahavishnu Orchestra. Goodman actually began his musical career as The Flock's roadie before joining the band on violin. Trained in the conservatory, both of his parents were in the string section of the Chicago Symphony Orchestra. His uncle was the noted composer and jazz pianist Marty Rubenstein.

After his 1970 appearance on John McLaughlin's album My Goal's Beyond, he became a member of McLaughlin's original Mahavishnu Orchestra lineup until the band broke up in 1973, and was viewed as a soloist of equal virtuosity to McLaughlin and drummer Billy Cobham.

In 1975, after Mahavishnu, Goodman recorded the album Like Children with Mahavishnu keyboard alumnus Jan Hammer. Starting in 1985 he recorded three solo albums for Private Music -- On the Future of Aviation, Ariel, and the live album It's Alive with luminaries such as Fred Simon and Jim Hines -- and went on tour with his own band, as well as with Shadowfax and The Dixie Dregs. He scored Lily Tomlin's The Search for Signs of Intelligent Life in the Universe and is the featured violinist on numerous film soundtracks, including Billy Crystal's Mr. Saturday Night and Steve Martin's Dirty Rotten Scoundrels . His violin can be heard on more than fifty albums from artists ranging from Toots Thielemans to Hall & Oates to Styx to Jordan Rudess to Derek Sherinian. Goodman has appeared on keyboardist Sherinian's last four solo records - Inertia (2001), Black Utopia (2003), Mythology (2004), and Blood of the Snake (2006)

After an absence from the public eye in live concert, he toured in 2004 and 2005 with Gary Husband in his group Gary Husband’s Force Majeure, and appeared on the DVD Gary Husband's Force Majeure - Live at the Queen Elizabeth Hall. Even more recently, he played with the San Diego based fusion group Hectic Watermelon and with Dream Theater in their album Black Clouds & Silver Linings.
Discography

* 1985 - On the Future of Aviation
* 1986 - Ariel
* 1987 - It's Alive

With Jan Hammer

* 1974 - Like Children

As a guest artist

* 2009 - Black Clouds & Silver Linings

Multimedia

* Jerry Goodman with the Mahavishnu Orchestra - "You Know You Know"
* Jerry Goodman with the Dixie Dregs, 2001
* Video introduction from Jerry Goodman website

Sources & external Links

* Official site
* Mahavishnu Orchestra The Inner Mounting Flame CD booklet
* Mahavishnu Orchestra The Lost Trident Sessions CD booklet
* All Music Guide to Jerry Goodman

24/7/09

Emerson, Lake & Palmer

Emerson, Lake & Palmer (també coneguda com ELP) va ser una banda anglesa de rock progressiu que va assolir la seva major popularitat a la dècada de 1970, venent més de 30 milions de discos i realitzant multitudinaris concerts.
La banda estava formada per tres integrants:
* Keith Emerson (ex membre de The Nice) als teclats.
* Greg Lake (ex membre de King Crimson) a les guitarres, baix i veus.
* Carl Palmer (exmembre d'Atomic Rooster) a la bateria i percussions.

El grup va ser format el 1970 pel teclista Keith Emerson, el baixista, guitarrista i cantant Greg Lake i el bateria Carl Palmer. Inicialment anava a anomenar-se HELP, doncs inclouria a les seves files a Jimi Hendrix, però la seva mort el setembre de 1970, va truncar el projecte.

Emerson provenia del grup The Nice, que ja havia tingut èxit en l'ona progressiva amb 5 Lp's publicats, un d'ells amb el fabulós "Five Bridges", una peça que ocupa tota una cara del disc en directe amb una orquesta filarmónica, però el tema més conegut era el "Rondo", que més tard EL & P també ho interpretarien en les seves actuacions. Greg Lake va participar com a baixista i vocalista en els dos primers àlbums de King Crimson, i Carl Palmer fou bateria d'Atomic Rooster i del grup de rock psicodélic The Crazy World of Arthur Brown.

El grup va gaudir de gran èxit a inicis de la dècada dels setanta, guanyant diversos discos d'or als Estats Units i a Anglaterra, generant diversos grups a la seva volada, com l'alemany Triumvirat. En aquesta època es van publicar els seus millors treballs: "Emerson, Lake & Palmer" (1970), "Tarkus" (1971), "Pictures at an Exhibition" (1971), que consistia en l'adaptació de l'obra homònima de Músorgski, " Trilogy "(1972) i" Brain Salad Surgery "(1973), el tema principal és una sensacional epopeia de 29 minuts (Karn Evil), més o menys com a" Tarkus ".

El seu èxit resulta peculiar si es considera que en els seus àlbums es pot trobar música de compositors tan dissímils entre si com Alberto Ginastera ( "Toccata"), Béla Bartók ( "The Barbarian") o Aaron Copland ( "Fanfare for the Common Man", "Hoedown").

Separats momentàniament a mitjans dels setanta després d'un triple LP en viu titulat "Welcome Back my Friends to the Show that Never Ends" (1974), van tornar a unir-se el 1976 amb cert èxit, encara que no amb la intensitat dels seus primers anys. Aquest retorn va donar com a resultat tres discs d'estudi i un en viu. "Works, Vol 1" (1977) era un doble LP on cada integrant del grup s'adjudicava una cara, i només treballaven junts a la cara restant. El material era bo en general, però el problema va ser que cada un dels membres de la banda treballava per la seva banda, destruint la unió que la banda havia tingut des de la seva formació fins a 1973. Es van separar a finals d'aquesta dècada, després de publicar "Works, Vol 2" (1977), a base de retalls i versions en solitari, algunes no usades en el primer volum de Works, "Love Beach" (1978), completament prescindible , gravat per exigències de la discogràfica, i després "In Concert" (1979), amb fragments de la magnífica (tot i que econòmicament desastrosa) gira de 1977, amb orquestra simfònica inclosa. Emerson i Lake es van dedicar a les seves carreres solistes, i Palmer es va unir al supergrup Àsia.

El 1986, el grup es va reformar com Emerson, Lake & Powell, amb el bateria Cozy Powell reemplaçant Carl Palmer, lligat per contracte a Àsia. Malgrat l'èxit del tema "Touch and Go", el grup va tornar a dissoldre. Dos anys després, es va reformar de nou, aquesta vegada com Three, amb Emerson, Palmer i el guitarrista, baixista i cantant Robert Berry, però després d'un bon disc, però amb poc èxit comercial, es van tornar a separar.

En els noranta, van tornar a ajuntar com Emerson, Lake & Palmer amb l'edició de dos discs d'estudi, "Black Moon" (1992) i "In the Hot Seat" (1994). Pel que fa al primer, va ser considerat per alguns fans com un excel lent retorn, mentre que altres ho van considerar desastrós. El segon va ser gravat en una situació similar a la de Love Beach, era per obligacions de contracte. En Black Moon destaquen algunes cançons, mentre que a In the Hot Seat només es pot destacar la nova versió de "Pictures at an Exhibition", a més d'altres cançons que haguessin pogut funcionar.

D'altra banda, van publicar diversos discos en viu, gravats tant d'aquella època com la d'abans. Destaquen "Works Live" (1993), amb el concert de 1977 sencer, "Live at the Royal Albert Hall" (1993), que va ser el seu concert inaugural de la gira de 1992 (La gira de Black Moon), i "Then & Now "(1998), que conté dos concerts: el seu èpica presentació al California Jam 1974 i un concert a Roma el 1997. A més, el seu gran concert de presentació al Festival de l'Illa de Wight va ser oficialment tret en disc el 1997.

El 1998 estaven preparant un nou disc, quan hi va haver una discussió entre Emerson i Lake respecte a qui seria el productor del disc. Això va acabar amb Emerson, Lake & Palmer definitivament. Emerson va tornar a The Nice per a una gira mundial, Greg Lake va ser baixista de la banda de Ringo Starr en el seu All-Starr Tour el 2001, i Palmer es manté fent constants gires amb el seu Carl Palmer Band, a més de retornar el 2006 al grup Àsia.

Font : Wikipèdia


17/7/09

Syd Barrett

Font: Wikipèdia
Syd Barrett
Informació personal
Nom Roger Keith Barrett
Naixement 6 de gener de 1946 Cambridge, Anglaterra
Mort 7 de juliol de 2006, Cambridge, Anglaterra
Instrument (s) guitarra, veu
Període d'activitat 1965 - 1974
Discogràfica (s) Capitol Records, Columbia Records, EMI
Lloc web www.pinkfloyd.co.uk

Roger Keith Barrett (* Cambridge, Anglaterra, 6 de gener de 1946 - †
Cambridge, Anglaterra, 7 de juliol de 2006), conegut com Syd Barrett,
fou un dels fundadors del grup de rock progressiu Pink Floyd.

Si el líder com a cantant, guitarrista i compositor de la banda en el
seu primer i exitós àlbum The Piper at the Gates of Dawn (1967).
A mesura que la fama de Pink Floyd creixia, el seu abús de drogues
psicoactives (especialment LSD) el va afectar cada vegada més,
arribant a incapacitar-lo per actuar en concerts o assumir qualsevol
responsabilitat com a part del grup. Només dos anys després de la
fundació de Pink Floyd, Syd va deixar la banda i va intentar una
breu carrera en solitari que va fructificar en dos àlbums, després
dels quals es va retirar, reclòs des de llavors a la casa dels seus
pares. Pink Floyd va sobreviure a la seva pèrdua, però la malaltia
mental de Syd va tenir un profund efecte en les lletres dels seus
nous líders, Roger Waters, i el substitut amb la guitarra de Syd,
David Gilmour, assolint sota la seva batuta els seus èxits (Dark Side
of the Moon, Wish You Were Here i The Wall) amb temes moltes vegades
inspirats en la desintegració del seu antic líder.
Més info: http://es.wikipedia.org/wiki/Syd_Barrett






27/6/09

Los albas



Més info: http://www.guateque.net/albas.htm

Ronda de Nit 128 26-06-09



A aquesta Ronda de Nit hi trobareu:
Björk - Vesperine - Hidden Place
Fujiya & Miyagi -Transparent Things
Henri Mancini -The Floater
Los Albas - a lo loco, a lo loco
Max Richter -Sunlight
Nick Cave -Deanna (Acoustic Version)
Nico Muhly -Pillaging Music
Pascal Comelade -Cadillac
Pink Martini - No Hay Problema
The cinematic orchestra -Into You
Koniek i la big ensemble del taller de musics -La cansión de Livingstone

------------------------------------------
DESCARREGA'T AQUESTA RONDA DE NIT:

-----------------------------------------

19/6/09

Modern Mandolin Quartet

25/5/09

Carlos d'Alessio

Carlos d’Alessio, compositeur français d'origine argentine. Né à Buenos Aires en 1935. mort à Paris, le 14 juin 1992. Ses créations s’inspirent souvent d’airs folkloriques d'Amérique latine ou de danses populaires : valses, javas, rumbas, tangos. Musique parfois répétitive et jouée au piano seul ou par de petites formations. Sa musique est indissociable des films de l'écrivaine Marguerite Duras.

Son parcours

En Argentine, il étudie l'architecture. s'intéresse au cinéma et apprend la musique. Entre dans une troupe de théâtre pour composer la musique des pièces crées. En 1962, il s’installe à New York et s’introduit dans le milieu de l'avant-garde, alors en pleine effervescence créative. En 1972, le compositeur fait un voyage à Paris où il retrouve le dramaturge et dessinateur argentin, Copi. Il collabore avec Alfredo Arias — venant lui aussi de Buenos Aires — fondateur de la troupe de théâtre, TSE. En 1973, Il attire l’attention de la romancière Marguerite Duras, devenue réalisatrice de films. Il devient son compositeur fétiche et la musique du film India Song le rend populaire. « La musique de Carlos d'Alessio […] m'entoure, m'habite comme à la première minute où j'ai entendu la musique de cet homme. » dit-elle. Leur collaboration s'avère fructueuse et durera jusqu’à son dernier film, Les Enfants, tourné en 1985. En 1986, il crée le spectacle Home Movies au Théâtre de la Ville de Paris, avec la participation de la danseuse chorégraphe Caroline Marcade. Jean-Pierre Jeunet fera aussi appel à lui pour un court-métrage et pour son premier grand film, Delicatessen, réalisé avec Marc Caro en 1991. Ce sera sa dernière œuvre. Il mourra du Sida l’année suivante.

Font:Wikipédia

18/5/09

Dead Can Dance


Dead Can Dance
From Wikipedia, the free encyclopedia
Dead Can Dance


Members
Brendan Perry
Lisa Gerrard
Former members
Simon Monroe
Peter Ulrich
Dead Can Dance is a band composed of Lisa Gerrard (contralto), and Brendan Perry (baritone). Formed in Melbourne, Australia, in 1981 and initially based there, it disbanded in 1998 but reunited temporarily for a world tour in 2005.
Contents [hide]

Career

Though the band was formed in Australia, Gerrard and Perry moved soon after to London, where after one year it signed with alternative rock label 4AD Records, a legendary label on the alternative-music scene. The duo continued to work closely together until the late 1990s, when they started to grow apart. Gerrard returned to Australia, while Perry moved to Ireland, where he bought the old Quivvy Church in which he now lives and works. It is speculated that the distance between the members was an influence in the duo's eventual break-up, although Perry himself said that distance helped in maintaining a certain individual freedom in creativity.
Assigning a musical genre to Dead Can Dance is difficult, as its style is particularly eclectic. However, its early work could be considered a mix between post-punk and goth rock. In its later work, starting with The Serpent's Egg, Dead Can Dance would take ancient or various musics from around the world as primary sources, with Gerrard singing glossolalia, giving it a very distinctive style. As a result, the duo's later albums sound quite different from the first three. Various sources have labeled those latter releases as neoclassical, ethereal, or dark world music.


Dead Can Dance cover, 1984
The album artwork [of their self titled first album], a ritual mask from New Guinea, provides a visual interpretation of the meaning of the name Dead Can Dance. The mask, though once a living part of a tree is dead; nevertheless it has, through the artistry of its maker, been imbued with a life force of its own. To understand why we chose the name, think of the transformation of inanimacy to animacy. Think of the processes concerning life from death and death into life. So many people missed the inherent symbolism, and assumed that we must be morbid gothic types, a mistake we deplored and deplore.[1][2]
In the United States, the group's albums were not released until the mid-1990s, when 4AD had a distribution deal with Warner Bros. Records. After this deal ended, 4AD allied itself with the Beggar's Banquet Group, which included that eponymous label and XL Recordings in the USA, but the band's recordings remained distributed through Warner Bros. Subsequent releases, however, have been licensed to Rhino/Atlantic Records, a sister label within Warner Music. A Passage in Time remains with 4AD independently of the Rhino and Warner Bros. deals.
A 1998 follow-up album to their last album Spiritchaser was planned, but the band separated before it was largely realized. One song that was to have appeared on it was fully recorded in the studio and is titled The Lotus Eaters. Though the album was never completed, this song was eventually released on the box set Dead Can Dance (1981-1998) as well as the 2-disc Wake.

2005 tour logo
Many unofficial live bootlegs exist of concerts spanning their career, which contain several rare songs that were only performed live. Though Toward the Within is the duo's only official live album, Dead Can Dance released limited-edition recordings of 13 shows from its 2005 European tour, and 8 recordings from the subsequent North American tour, as well as a compilation titled Selections from Europe 2005. These concerts were recorded and released by The Show.
Dead Can Dance in films and TV

One of the band's more noteworthy tracks features in Episode 1, Season 5 of The West Wing. Sanvean can be heard during the poignant final scene when members of the Bartlett family are attending a private church service following the kidnapping of the youngest daughter, Zoey.
Another poignant scene can be found in the movie Unfaithful where two songs from Spiritchaser are played simultaneously: "Devorzhum" is a soft, lullaby song that is transposed over "Dedicacé' Outò," which contrastingly is filled with various up-tempo percussion. Together the two songs create a visceral tension that complements well the visual stress on the screen of how Diane Lane's character is fighting her will to stay faithful, yet still gives into the passion of adultery.
Additionally, one can find snippets of Dead Can Dance's music permeating popular culture, such as
"Summoning of the Muse" from Within the Realm of a Dying Sun as an introduction for a national women's gymnastics program and Arch Enemy also used it as an intro for their last tour. The song was also used in the trailer of the 1998 film Elizabeth, starring Cate Blanchett, however the song was not featured in the actual film.
Portions of "De Profundis" from Spleen and Ideal and "Nierika" and "Song of the Stars" from Spiritchaser as theme and background in a Pioneer Productions/Channel 4/Discovery Channel/ABC TV documentary program on black holes featuring Homer Simpson
The opening of "The Host of Seraphim" from The Serpent's Egg in a trailer for the film Terminator 3: Rise of the Machines and is featured in the Japanese CGI film Vexille 2077 Nihon Sakoku. It is also used in the 2002 film Ripley's Game starring John Malkovich.
A mixed version of "The Host of Seraphim" is used in the trailer of the 2006 Iraq War drama Home Of The Brave starring Curtis Jackson, Samuel L. Jackson, Jessica Biel, and Brian Presley. The song was not featured in the actual film.
"The Host of Seraphim" also plays over the final scenes of Frank Darabont's film adaptation of Stephen King's The Mist.
"The Host of Seraphim" creates a mournful tone in the heart-wrenching scenes of poverty in Baraka.
Another mixed version of "The Host of Seraphim" appears during the helicopter evacuation scene from Nick Broomfield's war drama, Battle for Haditha
"Yulunga (Spirit Dance)" is played subtly over scenes depicting concentration camps and torture chambers in Baraka.
"How Fortunate the Man With None" is used in La Sirène Rouge, a French movie adapted from a book by Maurice G. Dantec
"Rakim" is played during the opening scenes/magic act of the CSI season 3 episode "Abra Cadaver".
"De profundis" is played in the opening of all the discs containing "Origins & Oracles" by Michael Tsarion. Michael is a big fan of the group.
"De profundis" is heard during the initial transformation scene of the Italian horror movie Dèmoni 2.
Cover versions of Dead Can Dance songs

Shoegaze band Ride recorded a version of "Severance," which was released on the 2003 album Waves. Australian death metal band Abramelin covered the "Cantara". Bauhaus performed "Severance" during its 1998 reunion tour, and included a studio version on the album Gotham. Czech folk/doom metal band Silent Stream of Godless Elegy released their version of "Summoning of the Muse" and "Cantara" in 1998 on the "Behind the Shadows" album. The band still sometimes performs "Cantara" during their live shows. Helena Iren Michaelsen's band Imperia covered "The Lotus Eaters" in 2004 on the tribute album, The Lotus Eaters. Progressive doom rock band Noekk covered the song "How Fortunate the Man With None" which also appeared on The Lotus Eaters. Gothic metal band Paradise Lost covered "Xavier" in 2002, which appeared as a bonus track on the limited edition version of the Symbol of Life album. Dutch rockers The Gathering released their cover of "In Power We Entrust The Love Advocated" in 1997 on the Kevin's Telescope EP. This version was re-released in 2005, on a compilation of B-sides, live material and other rarities. Sarah Brightman covered the song "Sanvean" on her 2008 album Symphony. Celluloide covered the song "In Power We Entrust The Love Advocated" on their 2008 LP "Naphtaline". Piano Magic performed live "Advent" in their European tour in 2008. Canadian industrial band Post Death Soundtrack covered the song "Anywhere Out of the World", posting it on their official website in 2009.
Samples of Dead Can Dance tracks in other works

The Future Sound of London used samples taken from "Dawn of the Iconoclast" as core elements in its 1992 track "Papua New Guinea."[3]
Discography

The Dead Can Dance catalog was remastered by Mobile Fidelity Sound Lab and released in 2008 by 4AD. Initially on hybrid stereo SACDs with a regular CD release to follow in late 2008. This reissue series includes all eight albums and the Garden of the Arcane Delights EP.

Albums
Dead Can Dance (1984)
Spleen and Ideal (1985)
Within the Realm of a Dying Sun (1987)
The Serpent's Egg (1988)
Aion (1990)
Into the Labyrinth (1993)
Toward the Within (1994)
Spiritchaser (1996)
Live albums (limited editions)
Dublin (10/03/2005) 2CD
The Hague (12/03/2005) 2CD
Paris (14/03/2005) 2CD
Lille (16/03/2005) 2CD
Brussels (17/03/2005) 2CD
Madrid (21/03/2005) 2CD
Barcelona (22/03/2005) 2CD
Milan (24/03/2005) 2CD
Cologne (26/03/2005) 2CD
Munich (27/03/2005) 2CD
London (06/04/2005) 2CD
London (07/04/2005) 2CD
Selections from Europe 2005, 2CD
Seattle (17/09/2005) 2CD
Seattle (18/09/2005) 2CD
Toronto (01/10/2005) 2CD
Montreal (02/10/2005) 2CD
Montreal (04/10/2005) 2CD
Boston (05/10/2005) 2CD
Washington D.C. (10/10/2005) 2CD
Chicago (12/10/2005) 2CD
Chicago (12/10/2005) 3LP
Selections from North America 2005, 2CD
EPs
Garden of the Arcane Delights (1984)
Promotional CDs
The ubiquitous Mr. Lovegrove (CD promo)
The carnival is over (CD promo)
American dreaming (CD promo, edited live version)
The snake and the moon (CD promo)
Sambatiki (CD promo)
Compilations
A Passage in Time (1991) (U.S. only compilation, globally re-released 1998)
Dead Can Dance (1981-1998) (2001)
Wake The Best of Dead Can Dance (2003)
Memento The Very Best of Dead Can Dance (2005) (single-disc greatest hits)
Tribute Albums
The Carnival Within (2000)
The Lotus Eaters (2004)
Summoning Of The Muse (2005)
Contributions
It'll End in Tears (This Mortal Coil, 1984 "Waves become wings" & "Barramundi" & "Dreams made flesh")
Lonely Is an Eyesore (4AD compilation, 1987 "Frontier -demo" & "The protagonist")
Sahara Blue (Hector Zazou, 1992 "Youth" & "Black stream")
Movie scores
El niño de la luna (aka Moon Child; 1989)
Baraka (1992)
In the Kingdom of the Blind (1992)
The Crossing Guard (1995)
Ruth's Journey (1996)
In the Presence of Mine Enemies (1997)
Nevada (1997)
La Chacala (1998)
The Affair of the Necklace (2001)
Troy 2004
Killing the Afternoon (2005)
The Mist 2007
"Vexille" 2007
Videography

Live performances
Toward the Within (VHS) (1994)
Toward the Within (LD) (1994)
Toward the Within (DVD) (2004)
Contributions
Lonely Is an Eyesore (4AD compilation, 1987)
All Virgos Are Mad (4AD compilation, 1994)
References



3/5/09

Ronda de Nit 120 01-05-09


Nightnoise
--------------------------------------------------------------

A la Ronda de Nit 120 Björk,Henri Mancini,Lhasa, Nightnoise, Pink Floyd, Pretenders,The doors, Traffic quintet...

Pink Floyd
------------------------------
Vols descarregar-te aquesta Ronda de Nit?

26/4/09

Ray Conniff

Ray Conniff

Joseph Raymond Conniff (* Attleboro, Massachusetts, 6 de noviembre de 1916 - † Escondido, California, 12 de octubre de 2002), destacado músico, director de orquesta, arreglista vocal y musical, y trombonista estadounidense. Se caracterizó por emplear un coro acompañando a la orquesta que él formó.

Biografía

Educación musical

Recibió la educación musical de su padre, también trombonista, y de su madre, que era pianista. Debutó como trombonista en la big band de Bunny Berigan. También estuvo en las orquestas de Bing Crosby, Artie Shaw y Glen Gray. Después de la Segunda Guerra Mundial trabajó con Harry James. En 1954 entró a formar parte como arreglista de la disquera Columbia.

Debut con 's Wonderful

Su álbum debut, 's Wonderful (1956), en el que presentaba a su nueva formación, The Ray Conniff Orchestra and Singers, estuvo en los primeros 20 de las listas norteamericanas durante nueve meses. Sin embargo, fue en los años 1960 cuando comenzó su fama como arreglista y director de orquesta. A partir de entonces inició una fulgurante carrera que le llevó a grabar más de 100 álbumes y vender más de 70 millones de discos en todo el mundo.

Arreglos vocales y musicales

Ray Conniff destacó sobre los demás directores de orquesta por los arreglos vocales para su coro y los musicales hechos para los variados ritmos de su música.

Popularizó el tema principal de la película Doctor Zhivago (1965), Lara's theme, una composición de Maurice Jarre que Conniff convirtió en todo un éxito pop con el título Somewhere my love y por la que obtuvo un Grammy en 1966.

Conniff grabó desde standards de jazz de las big bands de los años 1940 y 1950, hasta clásicos del pop de autores como Simon & Garfunkel, Burt Bacharach, The Beatles y The Carpenters, entre muchos otros.


En 1997, después de estar algo más de 40 años ligado personal y profesionalmente al sello Columbia Records, Ray Conniff firmó un nuevo contrato con PolyGram, multinacional con la que grabó tres álbumes: Ray Conniff live in Rio, I love movies y el tributo a Frank Sinatra titulado My way.

Su afición por la música latina y brasileña le llevó a incluir grandes clásicos como Bésame mucho, El día que me quieras, Frenesí, Aquellos ojos verdes, Brasil, Aquarela do Brasil, El Cóndor Pasa, entre muchos otros. Por lo mismo, Conniff se hizo muy famoso en países latinoamericanos, gracias, en parte, a sus constantes participaciones en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. También grabó varios éxitos del famoso cantautor Camilo Sesto en los 80's y tocó en vivo con su orquesta y un coro de ocho personas en grandes estadios de fútbol como en Viña del Mar.

Falleció en Escondido, California, como consecuencia de una caída en el baño, y fue enterrado en el Cementerio Westwood Village Memorial Park, en Los Ángeles, California.

Font: Wikipedia

Deixa'ns el teu comentari- Lassen Sie bitte ihre Kommentare - Leave your comments please.
Ray Connif a la Ronda de Nit


rondadenit@sants3radio.cat
 

15/4/09

Capercaillie


Capercaillie es una banda de música tradicional de Escocia, fundada en los años ochenta por Donald Shaw y liderada por Karen Matheson.

La banda grabó su primer álbum de estudio, Cascade, en 1984. Su sencillo de 1992 A Prince Among Islands fue la primera canción en gaélico escocés que entró en la lista de los 40 mejores sencillos del Reino Unido, ocupando el puesto 39. Otro de sus sencillos, Ailein Duinn, alcanzó el puesto 65. El álbum Secret People quedó en el puesto 40 y To the Moon en el puesto 41. Este grupo ha popularizado canciones y melodías tradicionales gaélicas con modernas técnicas de producción, mezclando a menudo letras tradicionales con instrumentación eléctrica moderna.

Desde sus inicios Karen y Donald (casados en la actualidad) han estado al frente de la banda acompañados por varios intérpretes de instrumentos tradicionales y modernos del folclore celta, habiendo pequeños cambios a lo largo del tiempo.

Miembros actuales

Ex-miembros del grupo

Discografía

Álbumes de estudio

  • Cascade (1984)
  • Crosswinds (1987)
  • The Blood is Strong (1988)
  • Sidewaulk (1989)
  • Delirium (1991)
  • Get Out (1992)
  • Secret People (1993)
  • Capercaillie (1994)
  • To The Moon (1996)
  • Beautiful Wasteland (1997)
  • Glenfinnan (Songs of the '45) (1998)
  • Nàdurra (2000)
  • Choice Language (2003)
  • Roses and Tears (2008)

Álbumes recopilatorios y en directo

  • Dusk Till Dawn: The Best Of Capercaillie (1998)
  • Capercaillie Live in Concert (2002)
  • Grace and Pride: The Antology 2004-1984 (2004)


FONT: WIKIPEDIA

2/4/09

Gruppo Sportivo


Gruppo Sportivo are a Dutch pop band, from The Hague, formed in 1976, who enjoyed some measure of international success in the late 1970s and 1980s. The frontman of the band, and writer of the material, is Hans Vandenburg.

Their first ever single was Out There In The Jungle (Polydor 1976), but the height of their career came with the two albums Ten Mistakes (1977) and Back to '78 (1978). They came to popularity just after the height of Punk rock, but were regarded as more post-punk, veering more towards the mainstream pop. Their track "Dreamin'" off of Mistakes received much college station airplay in the US. They were much admired for their live performances, which had great humour even slapstick. Their most well-known song is "Beep Beep Love" (from the album Ten Mistakes), which enjoyed some success both in the UK and USA. The UK's Radio & Records voted them "Top Newcomer '78". In July 2006 the Japanese girl band Puffy AmiYumi recorded a new version of Tokyo, originally recorded by Gruppo Sportivo in 1978.


Gruppo Sportivo is still alive and kicking and antihero Hans Vandenburg aka Van DeFruits is constantly working on new material. For more info/ pics/ vids & music surf to: http://www.myspace.com/grupposportivo or visit Hans Vandenburg's YouTube Channel: http://www.youtube.com/mietv

Max Richter : Fragment

25/3/09

Ronda de nit 116 27-03-09



A la Ronda de nit hi torbareu a Antonia Font, Bernard Hermann, Björk, Ennio Morricone, Henry Mancini, John Wesley Harding, Meyer Dapane duo, Nick Cave, Pretenders, The Cinematic Orchestra, U2...
Descarrega't la Ronda de Nit:

20/3/09

Nacho Mastretta



Nacho Mastretta nació en Santander. Su padre llevaba a casa discos de jazz y música brasileña; por su madre, mexicana, conoció a Agustín Lara y a Chavela Vargas. Tras estudiar música clásica, formó con 16 años Las Manos de Orlac. Este grupo derivó de su punk-rock inicial a un pop de sonidos caribeños. Era el final de los ochenta, y la etiqueta "rock latino" estaba lejos de ser aceptada y comercializada en España.

Llegaron los noventa, y Mastretta se trasladó a Madrid para probar suerte en solitario. "Pero estaba en fuera de juego: empezó el grunge y el indie rock, y yo me movía en otra onda". Durante siete años paseó sus maquetas por las discográficas sin que nadie le tomara en serio, y tuvo que resignarse a vivir de su trabajo como técnico de sonido en la sala de conciertos El Sol. "Fue duro, pero visto desde ahora, no tanto. Allí cogí experiencia: vi a muchos grupos y aprendí a manejar la técnica del sonido. Y la vida no es sólo el trabajo, así que no fue tan frustrante no poder publicar. Pensaba: ‘Ya me tocará’. Y seguía pasando el tiempo, y pensaba: ‘A lo mejor cuando tenga 50 años consigo grabar. No sería el primer caso".
Pero Mastretta no tuvo que cumplir medio siglo para que su sino cambiara: en 1998 fichó por la independiente Subterfuge y publicó su primer álbum en solitario. Desde entonces no le ha faltado tarea: a parte de dar conciertos por toda España, ha actuado en festivales de Francia y Alemania, ha hecho música para desfiles del diseñador Jesús del Pozo y ha grabado la banda sonora de Asfalto —la nueva película del tándem Daniel Calparsoro-Najwa Nimri—, que se estrena en febrero.
También ha establecido una conexión mexicana: después de que Mastretta remezclara una canción de Titán, uno de los grupos con mayor proyección internacional de México, Melodías empezó a correr de mano en mano entre los grupos de allí, desde Plastilina Mosh hasta Café Tacuba. Corrió la voz, y la multinacional EMI se dispone ahora a editar el álbum en aquel país, además de encargarle la producción del estreno de Liquits, una enloquecida banda novel del DF. La prensa musical mexicana se ha apresurado a acogerlo como un músico "de origen poblano", y con razón: sus ancestros maternos provienen de Puebla (¡el mismo nombre de la calle de
Madrid en la que vive!).
Ante tantos acontecimientos, Mastretta muestra la sorpresa del que es escuchado después de pasarse siglos clamando en el desierto. "Estoy flipado", repite. Y con su peculiar mezcla de modestia, perseverancia y entusiasmo, anuncia: "He empezado a hacer cosas con personalidad sólo hace un año. Seguiré avanzando, y quizá dentro de 10 grabe algo de puta madre".

Centenario de SGAE en el PopKomm 99
El Centenario de SGAE y la primera década de Sufterfuge Records también se celebraron en Colonia, una fiesta de cumpleaños que fue animada por Penélope & Carlo, Mastretta y Sexy Sadie. La colección de Música para un Guateque Sideral hizo las delicias de un público que abarrotaba la Sala ABS de Colonia. Comenzó la actuación con Penélope & Carlo que hicieron bailar al público al ritmo de melodías que hacían recordar las de las películas con música de Henry Mancini y Augusto Algueró. Pero la gran sorpresa fue Mastretta que comenzó su actuación con la canción Soy una dama y enganchó al público desde los primeros compases. Mastretta tocó junto al batería Ricardo Moreno y Miguel Malla al saxo. usando los tres músicos abandonaron el escenario se vieron inmersos en un corro de gente que bailaba sin dejarles moverse. Al final de su actuación con la canción Asfalto se les acercaron productores de otros países interesados por su trabajo. Sexy Sadie tenía muy claro que había que acabar la fiesta por todo lo alto. Y desde que tocaron el primer acorde de I am the brain hasta el último segundo, dieron una buena ración de pop duro cantado en inglés que conectó muy rápido con el público.
FUENTE:http://musica.hispavista.com/biografia/408/400


13/3/09

Beirut


Sitio web
www.beirutband.com
Miembros
Zach Condon, Perri Cloutier, Hari Ziznewski, Jason Poranski, Nick Petree, Kristin Ferebee, Paul Collins, Jon Natchez, Kelly Pratt, Tracy Pratt


Beirut es el nombre bajo el cual el joven músico de 21 años Zach Condon, nacido en Nuevo México, publica sus trabajos artísticos. Su primer álbum oficial bajo el nombre de Beirut fue editado gracias a la colaboración de Jeremy Barnes (Neutral Milk Hotel, A Hawk and a Hacksaw) y Heather Trost (A Hawk and a Hacksaw), en el cual combina elementos y sonidos de la música folk y, especialmente, de la proveniente de la Europa del Este y México.

A pesar de su juventud, Condon ya había editado anteriormente algunos trabajos bajo el nombre de 'The Real People' cuando tenía solamente 15 años, bajo una faceta de electrónica lo-fi (similar al estilo del tema de Beirut 'Scenic World' del álbum 'Gulag Orkestar'). Un año más tarde, graba un álbum completamente doo wop que fue inspirado por Frankie Lymon & the Teenagers. También, durante el año 2001 y 2002, grabaría un EP con tres canciones bajo el nombre 1971, titulado "Small Time American Bats", que nunca fue editado oficialmente. Condon estuvo en el instituto de Santa Fe, donde estudió hasta los 16 años, cuando se embarcó en un viaje por Europa en el que se dejó influenciar por la música balcánica, especialmente por la orquesta de Boban Marković.

En 2006, ya con el nombre de Beirut edita dos grabaciones de inspiración balcánica en la discográfica Ba Da Bing, 'Gulag Orkestar' (su primer álbum) y 'Lon Gisland'. Ha editado también otros eps, como el 'Pompeii' (editado en 2007) que incluía tres temas, otro en conjunto con el grupo Calexico, y una compilación para la revista 'The Believer' (en junio de 2007, que incluía el tema inédito "Venice").

Mientras vivía en Brooklyn, Condon grabó además un vídeo para "Scenic world" en la fábrica de Sweet'N Low. También ha grabado en otros lugares de Nueva York y Europa. Su primer vídeo oficial fue para la canción "Elephant Gun". El vídeo fue dirigido por Alma Har'el, y más tarde dirigió el segundo vídeo con el tema "Postcards from Italy". Lauren Tafuri fue el diseñador del vestuario para ambos vídeos.

En el segundo álbum de Beirut 'The Flying Club Cup', fue filtrado en internet el día 25 de agosto de 2007, siendo su salida oficial a principios de octubre.
Contenido
[ocultar]

* 1 Beirut en directo
* 2 Discografía
o 2.1 Álbums
o 2.2 EPs
* 3 Enlaces externos

Beirut en directo

En directo, la banda que generalmente acomapaña a Zach Condon para presentar los temas de Beirut está compuesta por Perrin Cloutier (cello y acordeón), Jason Poranski (guitarra/ukulele/ukelele), Nick Petree (batería), Kristin Ferebee (violín), Paul Collins (órgano/teclados/tambor/ukulele), Jon Natchez (saxo barítono/mandolina/glockenspiel), and Kelly Pratt (trompeta/bombardino).

Según publicó la página oficial de Beirut, Zach Condon fue hospitalizado por agotamiento extremo a finales de 2006, por lo que se canceló el resto de la gira de presentación de "Gulag Orkestar", volviendo a los escenarios en marzo de 2007. Ese mismo verano, tocarían en el Festival de Glastonbury, considerándose como una de las mejores actuaciones del festival.

Discografía

Álbums
* Gulag Orkestar (9 Mayo 2006)
* The Flying Club Cup (9 Octubre 2007)

EPs
* Lon Gisland (EP) (30 Enero 2007)
* Pompeii (EP) (28 Febrero 2007)
* Elephant Gun (EP) (25 Junio 2007)
* March Of The Zapotec/Holland (EP) (16 Febrero 2009)
Font: Wikipedia

4/3/09

17 Hippies


17 Hippies es una banda de Berlín, Alemania, que toca sobre todo música instrumental. Su música, que procede de una confluencia entre varios tipos de folclore, es tocada con gran estilo y energía. Sus influencias son de temas belgas, polacos, griegos, serbios y alemanes.

Historia

Fundada en 1995 en Berlín por Christopher Blenkinsop, han tocado más de un centenar de conciertos, principalmente en Alemania y Francia, con frecuentes espectáculos en Suiza, Hungría, Bélgica, Holanda, República Checa, Austria, España, Rusia y Japón. Sus actuaciones en vivo en los Estados Unidos se limitan a unos pocos conciertos en Austin, y en Gran Bretaña, a una sola en Londres en 2005.

En Gran Bretaña posiblemente son más conocidos por la banda sonora de la película alemana Halbe Treppe, que en 2002 salió con el nombre inglés de Grill Point.

El origen de su nombre es desconocido incluso para ellos mismos:

Nadie sabe exactamente por qué 17 o por qué hippies. Pero tener un nombre es bueno, como un cartel en la carretera anuncia un pueblo.

Al principio se dedicaron a tocar melodías que reinterpretaban a su manera. Fueron momentos de crecimiento con conciertos en Alemania (donde llegaron a tocar 18 conciertos en 24 horas), Estados Unidos, Francia (donde la discográfica Buda Musique se interesó por ellos), etc.

En 2000 sufrieron un bajón por un conflicto de intereses y aspiraciones, pero en 2001, durante la gala de clausura de la Berlinale el director Andreas Dresen les pidió usar su música para su próxima película. Por casualidad, unos meses antes se habían reunido para componer temas de una película imaginaria. Separados en cinco habitaciones, simultáneamente improvisaron y compusieron música para acompañar las escenas de 'dos hermanos que conducen calle abajo mientras escuchan la radio y llueve'. Así es como llegó su primera canción propia, Mad Bad Cat, que puede escucharse en los títulos de crédito de 'Halbe Treppe'.

En 2002, tras una serie de conciertos en Alemania, Austria y Francia, se inspiran en éste último país para componer cinco nuevos temas: Sirba, Marlène, Frau von Ungefähr, Was Bleibt, Dansons la Valse.

2003 es un año de colaboraciones. Trabajaron con 'Les Hurlements D'Leo', de donde nació 'Hardcore Trobadors'. También colaboraron en el proyecto 'Sexy Ambient Hippies', de su serie '17 Hippies play...' con varios amigos e invitados. En este proyecto la batería y los sonidos electrónicos juegan un extraño papel. Este suave giro desde la música improvisada a una forma más trabajada dio como resultado el tema 'Ifni', que saldría en su siguiente álbum.

Su estancia en la ciudad marroquí de Sidi Ifni en 2004 les influyó con esa mezcla de lenguas, leyendas e historias. De ahí nacieron piezas como 'Valser nel Bosco'.

En julio do 2008, visitaron Galicia para tocar en el Festival de Ortigueira.



17 Hippies

Información general
Personal
Estado
Activos
Artística
Discográfica(s)
Hipster Records
Buda Musique
Web
Sitio web
Página oficial
Miembros
Antje Henkel
Carsten Wegener
Christopher Blenkinsop
Daniel Friedrichs
Dirk Trageser
Elmar Gutmann
Henry Notroff
Kerstin Kaernbach
Kiki Sauer
Lutz 'Lüül' Ulbrich
Rike Lau
Uwe Langer
Volker 'Kruisko' Rettmann

FONT:WIKIPEDIA


3/3/09

Phillip Glass


Phillip Glass (Maryland, 31 de gener de 1937) és un compositor nord-americà de música minimalista.

De petit va estudiar flauta al conservatori Peabody i més endavant va assistir a l'escola de música Julliard, on va començar a tocar quasi exclusivament el piano.

Després d'estudiar amb Nadia Boulanger i treballar amb Ravi Shankar a França, Glass viatja el 1966 al nord de l'Índia, principalment per raons religioses, on va entrar en contacte amb els refugiats tibetans. Es va fer budista i va conèixer el Dalai Lama el 1972. És un gran defensor de la causa tibetana. Va ser el seu treball amb Ravi Shankar i la seva percepció del ritme additiu a la música índia el que el va conduir al seu singular estil.

Quan va tornar a casa, va renunciar a totes les seves composicions anteriors a l'estil de Copland i va començar a escriure peces austeres basades en ritmes additius i amb un sentit del temps influenciat per Samuel Beckett, el treball del qual descobrí component per a obres de teatre experimental.

La poca estima que sent cap els intèrprets i els espais tradicionals el porten a formar el seu propi grup musical, amb el qual comença a tocar principalment a galeries d'art, essent aquesta la única connexió real entre minimalisme musical i art visual minimalista. Amb el pas del temps, les seves obres són cada cop menys austeres i més complexes, acabant per no ser totalment minimalistes i culminants amb Music in Twelve Parts. A continuació, va col·laborar en la primera òpera de la seva trilogia Einstein on the Beach amb Robert Wilson.

Glass va orquestrar algunes parts instrumentals dels discos de David Bowie Low i Heroes (Low Symphony i Heroes Symphony). Músic prolífic, ha orquestrat moltes pel·lícules, incloent el documental experimental Koyaanisqatsi, de Godfrey Reggio; el biopic dirigit per Errol Morris A Brief History of Time (basat en el llibre divulgatiu de física de Stephen Hawking); Mishima, de Paul Schrader o Kundun, de Martin Scorsese.

Recentment, Glass ha compost la banda sonora de la pel·lícula The Hours (2002), de Stephen Daldry, i Notes on a Scandal (2006), de Richard Eyre.

FONT:WIKIPÈDIA MÉS INFO:http://ca.wikipedia.org/wiki/Philip_Glass
AUDICIÓ MOLT RECOMANADA: OFFERING DE PHILLIP GLASS I RAVI SHANKAR:

27/2/09

Ravi Shankar


Shankar, Ravi (Benarés, India, 1920) Músic i compositor indi.
Director durant els anys 1948-1956 del conjunt instrumental de la All India radio, als anys setanta, després de fundar la escola de música Kinnara a Bombay, comença les seves giras internacionals com a intérpret de sitar.
A éll se li deu en bona mesura la popularitat que llavors tinguè la música oriental a Europa i als Estats Units, coincidint amb el moviment hippie.
A finals de la dècada de 1960, colaborà amb els Beatles i va actuar amb George Harrison al Concert per Bangla Desh.
Les seves composicions mes conegudes son els concerts per a sitar núm.1 (1971) i núm.
2 (1981) i els seus ballets (Inmortal India; Discovery of India, 1944; Samanya Kshati, 1961; Chandalika, 1962).
És autor també de mùsica pel cinema -seva es, entre d'altres , la banda musical de Gandhi, de Richard Attenborough, (1981)-, al 1969 publicà la autobiografía La meva mùsica, la meva vida.

24/2/09

Herb Alpert


Herbert «Herb» Alpert (Los Ángeles (California, EEUU), 31 de març de 1935) és un trompetista i cantant nordamericà conegut per ser membre del grup Herb Alpert & The Tijuana Brass, Herb Alpert’s Tijuana Brass o simplement TJB. També es famòs per ser un executiu de la industria del disc. - ell es la lletra «A» de A & M Records (segell de gravació que va fundar amb Jerry Moss). Les fites musicals de Alpert son cinc números ú, vintivuit àlbums a les llistes Billboard, vuit Premis_Grammy, catorze discos de Platì i quinze discos d'or. Al 1996, Alpert havía venut 72 mil·lions de discos a tot el mon.

22/2/09

Madness

Madness

De Viquipèdia

Dreceres ràpides: navegació, cerca
Madness

Informació bàsica
Lloc d'origen Anglaterra Londres
Gènere(s) 2 Tone, Ska, Pop, New Wave
Anys en actiu 1976 – 1986, 1992 – present
Discogràfica 2 Tone, Stiff, Virgin, V2
Artistes relacionats The Madness, Feargal Sharkey, The Fink Brothers
Web oficial Pàgina web oficial
MySpace oficial de Madness
Membres de la banda
Suggs
Mike Barson
Lee Thompson
Chris Foreman
Mark Bedford
Daniel Woodgate
Chas Smash

Madness és un grup anglès de ska i música pop que es va formar al barri de Camden Town, Londres, el 1976. Encara al 2007 el grup continua tocant amb la seva formació més reconeguda de 7 membres, malgrat que aquesta ha variat lleugerament al llarg dels anys. Madness ha estat un dels principals grups del revival del ska del segell 2 Tone a finals dels anys 70.

Madness va assolir la majoria dels seus èxits en els anys 80. Tant Madness com UB40 van estar exactament 214 setmanes a les llistes de singles angleses en el transcurs de la dècada, assolint el record de grup musical que més setmanes ha estat en les llistes del Regne Unit en els 80. Tot i així, Madness va assolir aquest fet en un menor període de temps. (1980-1986)


Més info: http://ca.wikipedia.org/wiki/Madness